世界上最温暖的人摄影(世界上最温暖的人是谁)

本文目录一览:

  • 1、【摄影笔记】一瞬光影——温暖唯美系人像摄影养成攻略(未完)
  • 2、人像摄影有哪些技巧?
  • 3、全球知名摄影师20位
  • 4、十位世界级当代摄影大师

【摄影笔记】一瞬光影——温暖唯美系人像摄影养成攻略(未完)

摄影师可以捕捉到一个人不一样的一面,甚至一些微小的表情都可以被镜头放大。在现实生活中,你就是你,但是在照片里,你可以是文艺的、复古的、帅气的……

而这一切,都是通过摄影师的 构思、拍摄 和 后期 制作去实现的。人像创作也因此有了各种可能性。 只要摄影师有足够的准备和技巧 ,任何时间、任何地点逗可以拍出美好的照片。

我从一个单纯的业余爱好者开始,略过了摄影理论和基础, 跟随着内心对摄影的热爱 和 对生活的感悟 , 坚持用自己的视角去审美,用自己的方法去拍照 。

支撑我一路从业余爱好到现在拥有自己的独立工作室的, 不是强大的理论和技术,而是对爱、对美、对温暖而美好的事物的向往和坚持 。也许正因如此,我形成了自己的一套拍摄思路。

我会为了拍摄一张好看的照片不远千里来到一个地方,也会为了心目中的一个眼神反复设计和考量光影、服装、妆容。

有两种摄影作品最能吸引人,一种是至真,一种是至美。

好的人像摄影作品也应该是摄影师内心世界的外化表现。 任何一种表达,都是基于摄影师对生活的感受。不管表达的内容是什么,只要能让观众感受到摄影师的世界,用照片拉近双方的距离,作品就成功了。

而至于观众是否能产生共鸣、是否喜爱你的作品,我相信每种风格自然都会有喜爱它的人群。

摄影仅仅是一种表达方式,重要的是你所表达出的内容,你用怎样的视角去观察世界,用怎样的方式去理解和感受身边所发生的一切。 摄影改变了我的生活,改变了我看世界的方法,也让我渐渐找到自己的价值,让我朝着自己想要的生活目标不断努力。所以, 在你拿起相机之前,要先学会观察,学会感受,让自己的感情细腻丰富起来 。

同时,摄影也是一门精益求精的艺术,要想获得最理想的作品,就需要不断进步。

摄影水平提高的过程其实是 摄影师审美水平螺旋式上升 的一个过程。如果摄影遇到瓶颈,大部分时候并不是摄影技术妨碍了你的提高,而是你的审美水平所致。

所以这时候需要做的仅仅是放下相机,多看看其他摄影师的作品,看看世界名画,看看经典电影,这对审美的提升都是有帮助的。

从商业角度来讲, 客户选择一位摄影师,其实选择的并不是摄影师的作品,而是选择摄影师的审美 。摄影师以往的每一幅作品,即使你再喜欢,也无法复制出一模一样的。所以,你应选择相信摄影师的审美,相信他或她会为你创造出更加美好的回忆。

真正学习摄影,在于通过拍摄的方式,表达摄影师的审美观,甚至是人生观和世界观 。这样一个过程,体会和理解要比学习和记忆更加重要。摄影的学习过程更多是从实践和感知中去体会理解,并长期积累的。

一张好的照片,是从一闪而现的灵感,到最终的成片,其中包括了 构思、服装道具准备、前期沟通、场地布置、化妆造型,然后到拍摄,拍摄之后还有后期修图、排版、发布、网络传播或营销等 。拍摄仅仅是其中的一步,真正决定作品质量的,是摄影师按下快门之前和之后所做的一切。

一张能吸引人的人像摄影作品,最重要的是要 有感情 ,有摄影师自己的 审美 和 想法 ,这也是决定你的照片是否拥有鲜明风格、区别于同类其他照片的决定性因素。

风格 是指一件艺术作品 通过外在表现出来的一些统一的特点 。我们可以通过一张照片的表面信息来把它归类于某种风格, 而真正决定风格的,其实是作品的内在 ,是摄影师对审美独特、鲜明的表现。

审美 ,简单来说就是你喜欢什么、讨厌什么。你是喜欢曝光精准、细节丰富、焦内锋利、焦外油润的人像作品,还是逆光朦胧柔美、若隐若现、光影交错的照片,这取决于你的内心而并不是他人。 寻找自我的风格,首先要摒弃从众心理。

拿起相机就拍的,是生活记录照。 唯美人像写真,需要摄影师在拍摄之前做大量的思考和自我批判。 你拍的是什么,想要通过照片表达什么,用怎样的手法去表达你的想法,每次拍摄之前大脑里应该有个清晰的定义。

即使成片和想象中的不同,也应该学会分析这一差距产生的原因。只有经过无数次的实践磨合,我们才能从中感受到自我。思考,实践,再思考,风格会在这样的循环往复的过程中渐渐清晰。

即使你无法用固定的词语去形容你的风格,至少也会在下一次拍摄之前知道自己要拍什么、为什么要这样拍。

关于摄影风格,我相信每个人都会经历很长一段定义模糊的时间才能确立。从拿起相机的那一天起,到现在经历了四年多的时间,我仍然觉得很难给自己下个定义。

但是我希望的是,我的这种风格足够鲜明,让人一眼看到就能知道这是我拍的。

有人说“相由心生”。这个世界,从客观上讲是一成不变的,但是每个人都会有自己的世界观,而我作为一位摄影师,以我的主观视角去感受这个客观的世界,我所体会到的东西,以摄影作品的形式表现出来,这个时候,照片即为我内心感受的反映。

① 温暖而美好

温暖而美好,这是我希望整个照片的呈现的第一感受。很容易理解。 画面风格 和 色彩基调 是 温暖细腻 的,照片主题是表达具体形象的美好的事物。

② 安静而有力

这里的 安静 ,是指画面没有很强的视觉冲击效果,简单低调。而 有力 ,是指一种能引发或者让观众思考照片表面以外的东西的能力,也可以理解为吸引力,简单却不平凡,简单的背后有更深一层的含义。

我所期望的,是我的照片不仅仅停留于表面的温暖而美好,不仅仅是模特的颜值,不仅仅是精致好看的造型,我追求的是观众在观赏这张照片的时候,能感受到摄影师的情感、摄影师的想法,看到照片就知道这不是一张随意按下快门的照片,而是经过精巧构思的作品。

③ 自然不做作

自然不做作主要指的是画面主体人物的状态。人物在画面中占有怎样的比例,和画面中其他的构成部分是一种什么样的关系,以及画面中人物的造型、妆容、动作、神情和他或她所做的事情,这些元素都能够达到自然不做作的效果。

想要感动他人,首先要感动自己。

截止到我落笔写下这段文字,我的摄影工作室已经成立有两年多的时间了。在这两年里,我也拍过很多很多的客片。 而我拍过的每一个客片,从咨询报价,到沟通支付定金,前期试衣、面谈、鲜花道具的准备,再到拍摄、后期修图、相册的排版和制作等,每一个过程都是我亲自完成的。

我一直认为这些过程,是让我对每一次拍摄保持激情的秘诀。不为其他,只因为 我享受这样一个完整的过程,享受这种亲历亲为的感动。 我用自己的努力让自己感动的同时,我也相信,我的一切辛劳,观众可以通过照片感受得到,也会被我的用心而感动。

人物是人像摄影的灵魂,而摄影师就是灵魂的塑造者。 你要记得,拍摄人像,你所拍的,并不仅仅是你面前的这个人当时的一种状态,也包括了他或她的过去,他或她读过的每一本书,走过的每个地方,爱过的每一个人,这些过往看似无关,却或深或浅地在他或她的身上留下了某种印迹,某个细小的表情,某个习惯性的动作,某一首只需要前奏就可以让他或她眼神里露出温柔的歌。

很多新人会非常认真的整理资料发给我,看过他们的小故事,经常能得到一些不错的拍摄灵感。

但是我们说要了解拍摄对象,并且根据对象的特点来拍摄,这并不意味着我们要一味遵循模特或者客户的喜好,摄影师在整个拍摄过程中依然应该处于主导地位,对模特或者客户的情绪动作有明确的引导。

比如开始拍摄前告诉你的拍摄对象,我们这一组照片想要拍出的感觉,服装和造型大概会做怎样的配合,动作是夸张一些,还是优雅的收敛一点,等等。拍摄过程中的动作调整也需要使用明确且简单易懂的语言。

我相信每个找我拍婚纱或者写真的女孩,都应该是很爱自己并且对美有着很高要求的。所以我尝试抛开摄影师的身份和思维模式,单纯从一个女生爱自己的角度,去发掘一些女性温柔美好的一面,比如一些微小的动作,一些转瞬即逝的眼神,一些惹人怜爱的小细节。

照片中的情感,一方面体现在模特的神情、动作,另一方面也体现在摄影师和模特之间的情感。这种情感是在互相欣赏和信任的基础上产生的。

刚刚开始拍人像的时候,如果时间允许,我通常会 在拍摄前写一个拍摄脚本,包括具体的场景、需要的服装和配饰、拍摄的思路和手法,并会为模特设计动作和情绪,找大量的样片,甚至画一些拍摄草图。 这项工作只是为了帮助你理清思路,确保拍摄前的准备工作能够有序地进行,但在真正开拍后,我就会把脚本丢到一边,任凭自己发挥。真正的艺术创作,总是主观而感性的,这也正是它迷人的地方。

细节决定成败,这句话在摄影当中也适用。 摄影师需要学会从宏观着眼,从微观着手去构思和准备拍摄,比如小头饰、小道具、服饰是否合身,妆面是否干净,不要假睫毛或浓妆、艳丽的指甲颜色等。即使决定使用鲜花做道具,也要注意花的品种与拍摄主题是否相符。

每一位找我拍婚纱照片的客户应该都非常清楚,拍摄之前,我们会花上半天的时间去选择服装造型,商定拍摄的细节。 婚纱的领型、腰线、版型是否合适,我都会为新娘做一一考量,找到最合适的服装。这些细节,会让照片有一种精心设计而又恰到好处的视觉效果。

你可以从 光影构图 的角度尝试增加艺术感,也可以在构思准备一组照片的时候,从 服装、发型搭配,场景选择 和 道具 选择上着手。

真实自然的艺术效果往往并不那么容易达到,稍微不慎,就可能变成用力过猛的做作。

所以为照片增加艺术感的话题,还要谈回到我们之前所说的 培养和提高审美 的问题。摄影师这时可以尝试反向思维,着重考虑你要将哪些元素排除在外,而不是考虑你要将哪些元素包含在照片之内。

在条件允许的情况下,我会优先使用 定焦镜头 。使用定焦拍摄时,摄影师不得不根据需要的构图前后移动,有时候也需要和模特一起移动。

不停地移动、变换位置、思考构图 ,虽然拍摄速度相对慢了很多,却也让我有更多时间, 有更多机会发现不同的光线和角度 ,移动机位也时常会让我的拍摄对象感受到我的参与感,并且更加积极地配合我的拍摄想法。

一张精美的照片,远远比十张普通的照片更加能吸引人。有时候我们需要很长的一段时间去进入拍摄状态,去寻找最适合的光线和最完美的角度。然而有时候,拍下一张好照片也只是一瞬间的灵感和发现。

面对美好,我不会吝惜快门去捕捉心目中最想要的那个瞬间,但我也希望可以放慢速度去思考,让每一次按下快门都得到比前一次更加理想的光线和构图。

学习和模仿,是摄影师在提升水平过程当中非常重要的一个阶段。

这里作者列出了她在看作品的时候观察思考的步骤。

① 观察 色彩搭配 和 构图 。

② 观察模特的 服装造型 或者 妆容 ,还有 人物的姿态 和 情绪 ,这些都是照片表面的信息,可以直接获取直接参考。

③ 分析 焦段 和 视角 。

比如长焦,85mm或者135mm,或者70-200mm。常用方法是观察照片四周的变形程度,背景压缩程度和虚化,这样基本可以确认焦段和机位。这一步可以帮助你在以后的拍摄当中有参考地选择使用的焦段。

④ 分析 光线来源、补光手段 等。

当然,很多补光补的好的作品,就是让人不易察觉补光的痕迹,但是仍然有一些细节,可以看到摄影师用光的想法。通过地面上影子的角度和位置,可以观察到光线来源的方向,从而了解到摄影师在这张照片中使用的光位。

当你第一次拿起相机的时候,你就已经开始 用摄影师的角度去观察、理解这个世界 。你拍下的每一张照片,都是你在摄影之路上前进一步的脚印。

摄影是一个综合科目,景、人、器材、后期等综合作用力共同的结果,单纯提高其中某一项,并不能提高整体水平 ,因此摄影师需要平和的心态,需要学会 长期积累和沉淀 。

摄影是一门创造和记录的艺术,但是如果你想要成为职业摄影师,摄影也将会成为一种商业行为,仅仅能够拍好照片还不够,你还需要每天处理大量的信息、电话、咨询。

① 你需要学会与不同的客户和商家 沟通 。

② 需要懂得如何在市场上找到自己的 位置 。

③ 需要在有限的 时间 内尽量出色地完成任务。

④ 需要保持对摄影的 激情和热爱 。

⑤ 保持最好的状态和源源不断的 创造力 。

摄影和很多职业一样,想要成功,最重要的一点仍然是坚持和执着。也许你的努力不会马上得到成果,但是你要时刻记得,现在你所有沉默的付出,终将会在未来的某一天蜕变成最强烈的呐喊声。

我经常会把自己近期要拍的主题一一列在本子上,然后按顺序去筹划、准备、拍摄。

我也会给自己设定一些长期的目标,比如两年前我给自己设定了出一本摄影书籍的目标。

把这些目标写下来,放在电脑前或者办公桌上,这样可以有效提高执行力。良好的执行力,推动着我在这条路上前行,渐渐地接近目标。

很多摄影师应该都有体会,如果你拍摄的是专业模特,你为他或她拍下的照片,仅仅是他或她的千百张照片之一。但是如果你拍的是普通人,那么这些照片,很可能是他们一生中最美的时刻之一了。这一点对于我,对于我的客户来说都非常重要。我一直铭记这点,也深深知道自己接客片拍照的意义。

我喜欢在客人化好妆、穿好婚纱之后花几分钟仔细观察他们,经常会发现,原来这个女孩子的眼睛或者某个五官这么好看,如果不是我要为她拍照,可能永远都不会发现她的美好,那该是多么可惜的一件事。

摄影是我谋生的手段,但我也希望自己用这种喜欢的方式生活,保持拍摄节奏和激情。我想只要我还有体力,会一直拍下去,为普通人拍照,是作为摄影师最大的乐趣之一了。

性能强大的器材通常可以让照片增色不少,但这并不是决定性的因素。寻找一台顺手的相机和一支合适的镜头。 真正决定照片质量的,永远不是器材,而是头脑 。

摄影师需要做的是驾驭器材,而不是让器材的特性限制自己的拍摄想法和水平。

小广角,f/1.4大光圈, 清新人像利器 ;尤其是在空间不够大的情况下,35mm可以兼顾环境。

相对于50mm和85mm来说,35mm的对焦会相对快速, 适合抓拍动态 。儿童摄影和户外拍摄时使用35mm焦段都是不错的选择。

旅拍的时候,35mm适合拍人,也适合拍景,可以减轻负担。由于带有 小广角 ,所选用35mm拍摄特写或把人物放在构图的边缘时容易变形,应尽量避免。

50mm镜头 接近人眼的视角 ,没有广角或长焦带来的视觉冲击力,是最容易驾驭和控制的焦段,容易通过照片传达温暖而美好的感受。

中长焦的佳能85mm镜头被称为 大眼睛/人像镜皇 ,f/1.2的大光圈实现了油润的焦外质感。

85mm适合拍摄 小景别的特写 ,可以聚焦到人眼,其他五官则被虚化,由此放大了人物眼神的传达的情绪。

中长焦拍摄也可以避免逆光或侧逆光时人脸曝光不足的情况, 通透感会比广角更强 一些。

85mm焦段的缺点是视角单一,构图变化少,更加考验摄影师前期的策划、后期的调色和对模特情绪的引导能力等画外功夫。

85mm容易把人拍得 比实际微胖 ,可以在后期制作的时候适当使用液化功能瘦身。

24-70mm是一种非常 实用的镜头 ,24mm端的广角和70mm端的中长焦,加上f/2.8的光圈,可以满足很多条件下的拍摄需求。时间紧张的情况下选用24-70mm,会比定焦更节省时间。

在摄影中,构图也是这个意思。学会构图,仿佛是学会了一门语言,你不必讲语法熟记于心,但是一旦掌握,它可以让你清晰地表达自己想说的内容。

和谐精致的构图,是决定整幅绘画的基础。

构图对于一张照片可以说相当于一副骨架。唯美人像的构图可以不用过于精准,但是一定要让人看了感觉均衡而舒适,这里说的均衡是视觉上的一种平衡。

九宫格构图 ,是指把人、物放在竖或竖的三分线上,或者交汇点上。

这样的构图带来均衡舒适的视觉效果,也可以避免对称构图造成的单一感。

在 人物特写 中,可以选择人眼作为主体,构图时将距离镜头比较近的人眼放在交叉点上,将手部或其他道具放在另一个交叉点上,让构图平衡舒适而不单调。

对角线构图 是指在画面中画出两条对角线,画面的主体大致沿着其中一条线伸展。

这个方法也适用于 指导模特的动作,比如手或脚的伸展 。

尤其在拍摄 躺姿 或 俯拍 的时候,可以使用这种构图方法。

沿着对角线 延伸的主体不仅仅是人 ,拍摄时也可以借助 衣服 或者 其他道具的线条 来构成对角线构图的视觉效果。

三角形是最稳定的形状,三角形构图在风光拍摄中是经常用到的。

在 人像摄影 的构图中使用三角形构图,也会来带画面的 稳定 、和 谐感 。

三角形构图在 拍摄人物坐姿 的时候运用较多,头、手、脚(或膝、臀)成三角形分布,可以让姿态更自然。

将画面主题集中在一个三角形的区域内,也是三角形构图的一种运用方法。

单眼中心法 ,就是在构图的时候,把主体人物的一只眼睛作为画面的重点,让观众的视线被照片中的眼睛所吸引,其他部分轻描淡写地略过即可。

这种方法在 拍摄 特写的时候尤其适用。在照片中,眼睛会产生引导作用,会引导观众的视线,所以当照片中的人物望向远方的时候,会给整个画面带来一种 延伸感 。

单眼中心法可以和前面讲到的九宫格构图法相结合,将 人眼放到九宫格的交叉点 。

拍摄时主体被裁切,主体的一部分延伸到画面之外,这种构图通常被称为 出血构图 。

这样的构图有助于 引导观众视线 ,突出人物的眉目、睫毛、眼神光、细微表情和一些小动作、小细节。

近距离的特写拍摄,皮肤和妆容的细小瑕疵都被拉入镜头,这对模特的状态、表现力,摄影师的构图能力和后期水平都是一种考验。

我们拍人像,人是重点。但是如果你的作品是以组图出现,这就给了我们景别上有更多发挥的空间,除了 以人物为中心的特写、近景、中景、全景、远景 之外,还可以有 局部 ,和 对环境的交代 。

组图中 各种景别的搭配使用 ,可以让照片更有 节奏感 和 故事性 。

在电影中,导演利用复杂多变的场面调度和镜头调度,交替使用各种不同的景别,可以使影片剧情的叙述、人物思想感情的表达、人物关系的处理更具有表现力,从而增强影片的艺术感染力。

我国古代绘画有这么一句话“近取其神,远取其势”。所以越是特写,人物的表情神态也就越突出,照片受到周围环境因素的影响就越小,光影色彩和构图也越简单,特写聚焦人脸,甚至是局部。

在拍摄环境开阔,景色很美的时候,可以尝试缩小人物在画面中所占的比例,大篇幅强调人所在的环境氛围。

一组 各种景别交替使用 的人像作品,我把它称为「 环境人像组图 」。 人物与环境的关系 ,人物在画面中 所占的比例 ,也直接影响到照片所传达的感受。

有一个很有趣的现象,人眼无法识别倒像的人物的五官是否符合美的比例。

当我们看到一张倒像的人物照片的时候,五官和表情会被我们忽略,即使照片中的人五官不精致、表情不自然,也会被忽略掉。

俯视构图拍摄特写,借助 大光圈的虚化 ,可以让观众视线聚焦在人眼,虚化面部之外的部分,适合拍摄模特直视镜头的瞬间,眼神和表情被突出放大,红唇也是画面中的一个亮点。

仰视构图就是机位低于模特视平线,可以让模特站到高一点的位置,或者摄影师蹲下。

拍摄仰视构图的时候,模特 最好不要直视镜头 ,可能会产生脸型不够好看或者脖子不够舒展的感觉。这时让模特给镜头一个 侧脸 ,或者 望向远方 ,给构图带来一种延伸或者视觉引导,同时也可以让模特的肢体看起来更修长、伸展。

局部特写在人像摄影中可以很好 传达情绪、渲染氛围 ,也可以称它为「不露眼特写构图」。

除了女孩美好的眼神和面庞,还可以拍指尖、锁骨、发丝、嘴唇、背部等。没有眼睛来传达情绪,局部特写的情绪传达更多是靠 肢体语言 。

捕捉柔美的光线和女孩的一些小动作,或者是借助小道具、小饰品,都可以拍出很美好的局部特写。这些局部细节往往更容易把观众带入到照片的意境中。

即使只拍局部,这个局部仍然属于人物整体,不要把它分割开来看待。比如,要把手拍的好看,整个身体都应该是舒适放松的,表情应该是柔和的。

在 大光圈浅景深 的镜头虚化效果下,很多想不到的东西都会产生很漂亮的前景。

按照大小可以将前景分为 大前景 和 小前景 。大前景,例如地面、平台、大面积的玻璃等。小前景,例如小道具、花草、衣服等。

按照来源也可以将前景分为 环境前景 和 人工前景 。场景当中没有适合作为前景的物体时,可以人为加入前景,例如白纱、透明塑料纸、羽毛、LED灯等。

构图是摄影师在 按下快门的瞬间 完成的一个短暂的动作。在按下快门的瞬间,也许并没有足够的时间去思考构图的方式,但是长期的积累和拍摄经验,会让构图方法沉淀在心,变成潜意识的动作。

我有个收藏 古董衣帽 的爱好。每件古董孤品都曾经在很多年之前,在某个女孩身上绽放过它的光彩。那些精致的刺绣和串珠,微微泛黄的岁月痕迹,有时候不用任何解说,一眼就仿佛能看到它的魅力,每一个细节都仿佛沉默地诉说着一个动人的故事。

我钟爱这种 神秘故事感 ,这些收藏品,也经常成为我创作灵感的来源。思维和灵感从一件维多利亚式的精致衬衫发散开来,就可以带来一组唯美人像。

与摄影的这场恋爱,从我四年多之前拿起相机拍照的那一瞬间开始,也许它会就这样贯穿我的一生。

这本关于摄影的书,更多的是 分享我的心得和感受 ,它也许可以让你坚定的爱上摄影,却也可以让你感受到摄影之路的漫长与沉重。与我而言,它仿佛是一份郑重的作业,交给一直在关注支持我的朋友们,也交给这四年多时间里在这条路上笃定前行的自己。

我坚信每一张照片背后都有着说不完的故事,那是我看过的书,走过的路,爱过的人,它们或深或浅地在我的记忆里留下痕迹,组成了现在这个平凡却也独特的我。 希望这本书,也会在你记忆里的留下痕迹,成为你的过往,变成你照片背后的故事。

[img]

人像摄影有哪些技巧?

拍摄人像时,如何通过人物外形的刻画深刻地揭示人物的内心世界,始终是人像摄影探讨的话题,而要想发现并及时地捕捉被摄人物的典型瞬间,拍摄者就应深入生活,多观察各种各样的人,了解他们的思想感情,只有这样才能拍摄出“形神兼备”的摄影作品。

一、观察了解拍摄对象

观察了解拍摄对象,应广泛地深入生活,对生活中的人物进行反复观察、分析、比较和研究,掌握被摄人物的本质,然后运用摄影的造型手段,选取被摄人物最典型神态的典型瞬间和典型部位进行拍摄。创作出一个既有美学价值,又有认识价值的典型艺术形象,达到内容与形式的高度统一。

二、避开杂乱的背景

为了很好地突出人物,人像摄形的背景力求简洁,要寻找单纯的形体、单纯的颜色或有规律的、图案化的景物作背最。对比色可以使画面色彩更强烈,相近色可以使画面色影更和谐。人像摄形的背景色调与人物的色调要有对比,这样才能更好地突出主体。如果不俩要背景作拱托,应该用尽量长的焦距、大光圈虚化背景,把背景变成一片柔和的色彩,形成与人物的虚实对比。

三、利用拍摄角度扬长避短

拍摄人像时要注意利用拍摄角度为人物外貌扬长避短。被摄人物形体过胖、额头过小或下巴过大则可果用俯拍。通常情况下不宜采用俯拍拍摄人像,因为俯拍使人物变小,起到了丑化人物形象的作用;如被摄人物形体过瘦、额头过大、下巴过小、鼻子过长或两腿过短则宜采用仰拍,使人物高大,以达到美化的效果。

四、注意光线的运用

人像摄影使用顺光、侧光、逆光均可,使用哪种光线要根据拍摄意图来确定。顺光受光均匀,阴影少,给人以明朗干净的效果,但立体感不强;侧光明暗对比强烈,立体感强,但是脸部容易出现显著的黑影;逆光可表现生动的剪影效果,画面更生动。室内摄影还要注意主光和辅光的布置。

五、充分表现人物神情与动作

拍摄人像时要充分利用人物身体语宫的各种姿态表现其思想感情,人物姿态一般包括站姿、坐姿和睡姿等,配合手势、表情、头部等姿态,可以达到千变万化的效果。拍摄中要注意人物眼神的表现,眼神最能流露出人物的内心世界。手是活动的器官,是人的第二面孔,手势是人的动感强弱的主要表现形式,刻画人物的动感主要通过手势来表达,画面中人物手的动作会让画面产生活力。

全球知名摄影师20位

必知的全球20位知名摄影师及其代表作一览

1曼雷 Man Ray 美国 1890-1976

达达主义的奠基人,先锋摄影大师,诗人,雕塑家,超现实主义电影的开创者。他还是有史以来第一个摄影作品价值远远超越 其它 艺术形式的艺术家。

1911年起从事绘画和 雕刻 创作,作为美国第一批抽象画家之一,曾和当时欧洲的前卫艺术家频繁接触。1915年开始摄影艺术。他主张对艺术形式进行探索和创新,反对对旧有形式和主题的模仿与重复。曾以一种轻松的游戏心态来进行摄影实验,发明了中途曝光、物影照片等技法,被后人称为“雷照片”。这些探索除了在语言技法上别开生面以外,在观念上也非常切合达达主义与超现实主义的反艺术精神。

2尤金.阿杰 Eugene Atget 法国 1857-1927

曾当过演员,学习过绘画,但都没有成功。直到40岁才开始从事摄影,1899年成为一名摄影师。他的摄影风格独特,不喜欢拍摄正规的人物肖像,而擅长拍摄街头的人物。他用7乘9.5英寸底版的木制相机,在巴黎拍了30年,完成《旧巴黎的艺术》1053张照片、《独特的巴黎》1568张照片,两部宏大的专题摄影集。1927年在贫困中默默无闻地死去。他所拍摄的大量作品,奠定了他“法国纪实摄影之父”的地位。

尤金 . 阿杰是一位对曼 . 雷影响很大的摄影家,同时又是一位充满矛盾的摄影家。一方面,他在摄影史上被视作纪实摄影师;另一方面,他的很多作品中又具有构成主义的特征,强调历史与对地点的尊重。同时,他的摄影画面充满神秘色彩,又常常被划入超现实主义范畴。

3久拉.阿拉兹.布拉塞 Gyula Halasz Brassai 法国 1899-1984

20世纪最重要的摄影家之一,于上世纪30年代初就奠定了不可动摇的摄影大师地位。20年代,他经常光顾康定斯基等艺术家常去的地方。

他于1933年出版的画册《巴黎之夜》轰动一时,被著名作家亨利 . 米勒称为“巴黎之眼”。他说:“摄影带给我们的是什么呢?是一口新鲜的空气,一股强烈的现实味道,它给予事物的几乎是一种实体的表现。”

除了内容的轰动以外,夜景的摄影技术也是让布拉塞声名鹊起的原因之一。当时专业的摄影师都无法捕捉夜光下的动态画面。而布拉塞的夜景拍摄挑战了计划素的极限,因此他被称为夜间摄影的鼻祖。

4安德烈.柯特兹 Andre Kertesz 匈牙利 1894-1985

作为现代摄影的一个拓荒者,柯特兹的照片与人生姿态一直给全世界的摄影家带来回味无穷的启示。各种截然不同的表现手法都可以在他的作品中找到影子。

柯特兹的每张照片都充分显示了艺术与生活融合一体的境界。他喜用多变的几何形态来结构画面弥补着痕迹地通过各种形态的交相辉映,强化光影的神秘效果,在人们的心中引发一种微妙、丰富的心理感受。布拉塞曾说:“柯特兹有着对伟大的摄影家来说必不可少的两个资质:即对这个世界、人与生命体的不倦的好奇心和精致的造型感觉。”

5爱德华.韦斯顿 Edward Weston 美国 1886-1958

18岁时第一次拍照,1932年同亚当斯等人共同创建著名的“F64小组”,1937年成为第一位获得古根海姆奖的摄影家。他的作品将摄影区别于其它艺术形态的特征,即精确的描写、丰富细腻的影调,以及不同于绘画的独特观察表现方式,表现得鲜明淋漓。

韦斯顿的艺术是一种极端主义的艺术,始终追求最丰富和最完整的东西;同时他的艺术又是一种象征和隐晦的艺术。他总是在最基本的意义上指向充盈与枯竭的两极。其作品既客观又个人化,强调物影形状、质感等客观元素对于摄影家立体意识的表达。

韦斯顿的一生,不慕名利,不图富贵,竭力简化自己的生活。他的作品,之所以能够给人以朝凡脱俗之感,不能不说与他的这种精神境界有关。

6奥古斯特.桑德 August Sander 德国 1876-1964

桑德每一张照片的人物,都是摆好姿势,刻意打扮过的。人物的举止透着自认为最适当的仪态。表情显示着:我希望别人知道我的这一面。有的人很努力地在维持自己精神最饱满的状况;有的人已经坚持不下而显得松弛,反倒露出自在的神色。然而这些人都有着严肃的性格,和或浓或淡的忧愁与伤痛。他们都是第一次世界大战的战败国子民。由于战胜的协约国要求德国重新建立户籍档案以便管理,每个人都需要一张新的身份证照片,桑德正是当时应接不暇地按快门的照相师。

桑德是唯一被列入改变我们生活大事的一位摄影家,他会在历史经纬中占了那么重要的分量,和他完全客观的态度有关,他在自己的同胞中找到一种原型——德国人的真正性格。任何人看到他的照片都会感受到:这就是日尔蔓民族。这位照相馆师傅不只是拍了一张张人像,而是拍了整个时代,为时代留下了脸孔。

7罗贝尔.杜瓦诺 Robert Doisneau 法国 1912-1994

在法国摄影界,罗贝尔.杜瓦诺和亨利.卡蒂埃.布列松堪称一对并驾齐驱的大师。杜瓦诺是一个平民摄影家,一生只以他所居住的巴黎为创作基地。曾于1950年拍摄的世界上最著名的一张接吻照片《巴黎市政厅前的吻》,在2005年巴黎达索拍卖行拍出了15.5万欧元的高价。

他热爱巴黎、热爱生活,跟普普通通的市民一起泡酒店,喝咖啡,谈天。他喜欢在平民百姓的日常生活中抓取幽默风趣的瞬间,总是用一种温柔的、幽默的目光注视着周围的芸芸众生,用同情的态度加以刻画。人们不但不怕他的相机,还甘心情愿地充当他镜头中的模特。他的作品不但具有幽默感,而且给人一种特别的亲切感,带有典型的法国式的人文主义烙印。

8安塞尔.亚当斯 Ansel Adams 美国 1902-1984

在长期并多产的摄影生涯中,亚当斯在摄影理论和实践方面都有不凡表现。他1902年生于旧金山,1930年结识斯特兰德。斯特兰德的纪市实性摄影的强烈的感染力使他最终决定致力于摄影事业。

作为“美国有史以来最为大众化的摄影家”,亚当斯的杰出的风光摄影作品深受世人瞩目。他致力于以摄影技艺显示世界的壮观之美,“完全摈弃摄影的记录功能,使摄影成为纯的技术运作,用来担任美感的表达工具”。作品以精湛完美的摄影形式,展现动人景观,以个人观念诠释大自然,使人们意识到了自然保护的重要性。

他所创造的区域曝光法,得到摄影界的高度评价。

《迈向天堂乐园》作为W . 尤金 . 史密斯最出名的一张照片,是斯泰肯“人类一家”摄影展中令人难忘的一张。作为一位著名的纪实摄影大师,他的其它作品如同这幅照片一样,表达了他对人类、对生命、对世界的浓浓爱意。

世界上最温暖的人摄影(世界上最温暖的人是谁)

他强调自己是理想主义者,希望自己按下的每次快门都能伴随着希望,每张照片都能引起人们的共鸣,唤起他们警惕、回顾和醒悟,在他去世后,其生前好友建立了W . 尤金 . 史密斯纪念基金,以奖励那些象史密斯一样不受商业利益驱使而拥有“独立声誉”的青年摄影师。

10罗伯特.弗兰克 Robert Frank 美国 1924-

新纪实摄影的最伟大的旗手。1924年生于瑞士苏黎士,1947年来到美国纽约。起先从事时装摄影,后因厌恶时装界的虚浮而转向抱道摄影。1955年,作为第一个获得古根海姆财团奖金的外国人,弗兰克开始了为期约两年的环美国摄影旅行。1958年,从旅行中拍摄的两万张底片中选取了83张编成的名为《美国人》的摄影集,被称为现代摄影的“圣经”。

《美国人》以开放性的充满诗意却又饱含忧郁的风格照片,打破了统治美国摄影界的英雄主义与浪漫主义趣味,一举改变了现代摄影的审美取向。弗兰克展示了如何用抽象表现主义积极、敏锐的精神来摄取影像,而又不带任何绘画痕迹。这些作品彻底颠覆了传统纪实摄影,成为纪实摄影发展史上一个重要的分水岭。

弗兰克信奉“见人所不见”的摄影观,他的观点、 方法 和风格影响了一大批年轻摄影师。1994年10月,华盛顿国立美术馆举办了名为《出动》的回顾展,为这位现代摄影的“教父”作了一次全景式的扫描,肯定了他对世界摄影史的巨大贡献。

11亨利.卡蒂埃-布列松 Henri Cartier--Bresson 法国 1908-2004

关于自己的作品,卡蒂埃--布列松曾说:“首先,我渴望用一幅照片去捕捉正展现在我眼前的某种局势的全部本质------拍摄意味着记录——同时和在若干分之一秒内——事实本身和视觉看到的形式的严密组织,而形式将赋予它意义。这是把人们的头、人们的眼睛和人们的心置于同一轴线上。”这就是他的摄影哲学。

卡蒂埃--布列松的“决定性的瞬间”——揭示事物本质的一刹那——的美学理论,对摄影家产生了很大的影响。他认为摄影家必须同环境融为一体,这样就不致影响被摄对象的行为,有助于悄悄地偷拍和不引人注意。长期以来,一直被认为是世界上最著名的新闻摄影记者之一。

12史蒂芬.肖尔 Stephen Shore 美国 1947-

美国摄影家,“新彩色摄影”的代表人物。其彩色作品包括建筑和自然风景,以错综复杂的感性力量而受到摄影界的重视。

他所选择的风光题材很平凡,画面中没有什么特别突出的视觉焦点,所有的植物都处于平等和谐的氛围中,从而表现出摄影家心静似水的心境,也为上世纪80年代的自然风光摄影找到了一条独有的审美通道,引导更多的摄影师在平凡的自然中找到所需要的视觉表现元素。

13黛安.阿伯斯 Diane Arbus 美国 1923-1971

作为当代纪实摄影的重要人物,阿伯斯以特别锋利的记录眼光,始终不渝地用照片率直地表现那些几乎得不到社会承认的边缘人群。装束上不男不女的人、侏儒、精神病人等,似乎都乐意在她的镜头面前表露他们自己和他们的缺陷。

在谈到自己的照片时,阿伯斯说:“大多数人活在世上总害怕他们会经受创伤。这些人则生来带有创始。他们已经经受了生活的考验,他们是第一流的人物。”她的作品,因主题思想与奥格斯特 . 桑德的作品相近,而常被人们相提并论。

14乔尔.梅耶洛威茨 Joel Meyerowitz 美国 1938-

一位屡获殊荣的摄影家,他的作品曾在全球博物馆和画廊的350多次展览中展出,是自2001年9月13日以来被允许不受任何限制地进入纽约9.11恐怖袭击现场的唯一一位摄影师。

他非常敏感于光线对色彩表现的微妙影响,是最早尝试以彩色摄影的方式来表现美国城市街头景观的摄影家之一。1982年出版名为《不寻常的处所》的彩色摄影集,把美国经常可以看到的不起眼的农村风景以冷静的视线加以展示。

他自上世纪70年代开始放弃35毫米的轻巧照相机,而改用较为笨重的20乘25的箱型照相机,是摄影作品的角度更宽广,并带有更明亮的色调和光线。摄影师自己所言:“我扬弃摄影长久以来的信念:决定性的瞬间,对我来说,所谓的画面焦点是不存在的,画面中的每个元素:人物、建筑、光影与线条都应具有同等的重要性,这种整体性的理念就是我所谓的‘摄影内景’。”

15比尔.布兰德 Bill Brandt 英国 1904-1983

他不但是公认的英国有史以来最伟大的摄影家,而且也是影象风格立即能被认出,却又不陷入个人模式的少数大师级人物。他在巴黎作为超现实主义画家和摄影家曼 . 雷的助手开始学习摄影,认为直觉是创作者下意识泄露出来的“心灵眼睛”,惟有它能看到事物的本质。

其早期作品以纪实为主,第二次世界大战以后转向肖像、风光和人体摄影。他利用锐利的黑白色调来孤立物体,使它们脱离原有的寓意,并带起一种视觉兴奋感,很准确地表现出摄影师所刻意强化的照片气氛。他的变形人物摄影尤为著名。

16威廉.克莱因 William Klein 美国 1928-

新纪实主义摄影家,1928年生于纽约,后生活工作于巴黎。他曾经拍摄了大量的时尚、街道、新闻报道照片,并拍摄过电影和 广告 。其摄影难以归入某个门类,他使用高感光度胶卷、过量曝光、粗大颗粒、变形透视、异端构图、粗糙放大等方式,自觉而大胆地反叛着严肃摄影美学的文雅、精致、高贵与循规蹈矩。他以一个杀手般是速度,将相机逼迫到人面前拍照,用混合了现实和梦靥、偶然与抽象、天真与邪恶的影象诠释他所生活过的城市,“既沉浸在自我当中,又忽视了自我”,因而成为新纪实摄影的一个范本。

他于1956年拍摄的画册《纽约的生活对你有益——威廉 . 克莱因恍惚中看到的狂欢》,具有明显而强烈的感情色彩,令他在欧洲一举成名。曾被1963年世界摄影博览会的国际评为推选为摄影史上30位最重要的摄影家之一。

17罗伯特.卡帕 Robert Capa 美国 1931-1954

当历史事件发生的时候,摄影师身临现场,并且用最迅速最直接的方法记录下来,这就是卡帕的摄影哲学。

罗伯特 . 卡帕 ,原名安德烈 . 弗里德曼(Andr e Friedmann),1913年生于匈牙利布达佩斯,卡帕是他的笔名。他是世界著名的战地摄影师,曾参与创办著名的马格南图片社。1936年西班牙内战,他在现场拍摄到了记录一个战士中弹后即将倒下的瞬间的《战士之死》,引起轰动,成为战争摄影的不朽之作。1954年,他在越南拍摄法国作战部队时,不幸误踏地雷身亡,时年41岁。

卡帕作为摄影师的18年间拍摄了5次战争,为纪念这位战地摄影师,《生活》杂志与海外记者俱乐部在1955年设立了“罗伯特 . 卡帕纪念奖”,每年奖励那些“需要有勇气和事业心在海外拍摄的优秀作品”。

18拉里.克拉克 Larry Clark 美国1943-

美国著名摄影师、导演,开启了纪实摄影的另一种风格:尖锐、刺眼、写实、意识流、个人化,触目惊心且震动人心。

1943年生于美国奥克拉荷马的拉里 . 克拉克,1977年以自传体摄影集《塔尔萨》一举成名。他使用一个35毫米相机广角镜头,不加修饰的现场光赤裸裸地再现青少年亚 文化 、性、暴动、毒品等主题。在表现青少年的生活时,他更注重表现的是极端与恶劣甚至是危险的生存状况,试图以此来说明:摆脱社会规范的制约必将导致自我毁灭。这一思想在他于1994~1995年创作的讨论性的电影《 儿童 》中又一次得到了充分体现。

19乔尔.斯坦菲尔德 Jorl Stemfeld 美国 1944-

美国新色彩摄影的代表人物,也是当代美国承上启下的关键人物,从他的作品中既可以看到A . 亚当斯、沃克 . 伊文思等传统摄影家的影响,更可以看到当代艺术摄影的流变。他常在照片中把技术带来的繁荣与毁灭以反讽的方式并置。有评论认为,斯坦菲尔德的作品重新定义了风光摄影和纪实摄影。

新色彩摄影的特点是,以彩色摄影独特表现力来提示一种主观的色彩现实,表达摄影家对待现实的新的看法和态度。与此同时,他们的彩色实践也刷新了人们对于摄影表现一贯持有的传统观念,赋予摄影表现以新的可能性。

斯坦菲尔德开车旅行美国大地,注意捕捉一些出人意外的画面,如消防队员不是在火灾现场奋力救火,而是在附近小铺里挑选南瓜,而这些画面因为色彩的表现而更强化了一种荒谬感。

20土门拳 日本 1909-

土门拳1909年生于日本山形县酒田市,中学时代非常喜爱绘画,特别是油画,他最钦佩的是塞尚。1935年他买了一台相机,开始拍摄一些报道性的作品。1940年倡导成立了日本报道摄影家协会。

他的作品思想性很强,反映了社会下层广大劳动人民,由于战争给他们带来的极大灾难和不幸,真实生动地记录了在战争中失去双脚的士兵和失去父母沿街乞讨的流浪儿等,,为人们所关注。

土门拳说:“报道摄影是从新闻摄影中脱离出来的一种新的摄影构思方法。”“要时时注意发展着的社会意识,重新估计一下自己周围的生活环境。在你身边的素材中,你能抓住几个镜头?”

土门拳的拍摄方法是:1,主题与相机结合;2,排除导演摆布的绝对快拍。

知名摄影师相关 文章 :

1. 关于摄影师个人发展规划的十条建议

2. 摄影师张曦的个人介绍

3. 2015年国家公务员外交部面试真题及答案(2月2日下午)

4. 摄影师教你关于儿童摄影构图的技巧与方法

5. 婚纱走秀主持人串词解说词报幕词

十位世界级当代摄影大师

想要知道当代最著名的世界级的摄影大师有哪些吗?下面就由我介绍十位世界级当代摄影大师。

十位世界级当代摄影大师

1.薇薇安·迈尔——颠覆街拍大师的保姆摄影师

薇薇安·迈尔(Vivian Maier)

薇薇安·迈尔(Vivian Maier,1926-2009),生于美国,在芝加哥市做了近40年保姆,生前15万张底片未冲洗,2007年她的照片被大量发现,随之传遍世界。其照片已在美、英、德、法、丹麦、挪威、比利时等国展出,并出现在世界各国的报刊杂志上。2013年,拥有薇薇安照片最多的收藏家,现年33岁的约翰·马鲁夫与人共同执导了纪实电影《寻找薇薇安·梅尔》(FindingVivian Maier),2014年3月起已在美国各大影院上映。

在薇薇安·迈尔最迷人的街拍中,人物都有一种极其“入神”或“出神”的状态。这种绝对近距离的抓拍、对人性原始情感的短匕相见颠覆了以往所有的街拍大师。和“恶狠狠的”男性街拍大师不同(威廉•克莱因的癫狂,李•弗里德兰德的复杂性苦涩,维诺格兰德存在的混沌不定),她的街拍更关注入微的人物神态和人性风景。也因自己的身世,她拍的大多是社会边缘人物。这使得她成为二十世纪五六十年代最伟大的纪实艺术家。

2.马丁·帕尔——英国消费纪实摄影大师

马丁•帕尔(Martin Parr)

马丁•帕尔(Martin Parr,1952— ),英国纪实摄影大师,玛格南图片社成员。其摄影日常诙谐,反映消费社会的平常平庸,无聊荒谬。1995年,布列松在巴黎国家摄影中心看过他的影展后气愤地说:“你完全来自另一个星球。”色调浓艳的彩照嘲讽了资本世界的空虚游戏,代表了当代主观纪实的一种新方向。

马丁·帕尔来过中国八次,但他对自己在中国拍的照片并不满意,反而他并对中国的现状心存疑虑。“我想表现世界上的新经济崛起和新消费主义……中国的中产阶级可能占10%,当将来达到50%,会成为非常大的麻烦,资源消耗、环境污染等等。财富是在制造问题,而不是解决问题……这是一个巨大的残酷的国家,充满了戏剧性,气氛热烈,一直在变动。”

3.埃拉德·拉斯里——新一代跨界影响力摄影师

埃拉德·拉斯里(Elad Lassry)

埃拉德·拉斯里(Elad Lassry,1977- ),生于以色列,美国当代艺术家,现居洛杉矶。他的作品横跨摄影、电影、绘画、雕塑、装置等多个领域,用不同的形式来思考图像交流的可能性,将观者带入空间、图像、实体、色彩、结构的复杂世界中,从而模糊了艺术的界限、摄影的界限、感知的界限,因此可称之为后图像时代的摄影家埃拉德·拉斯里的作品现场,打破了陈腐老旧的摄影展览表现形式,图像总是和实物交互起到交流或延宕的作用:捆扎在墙上的照片,阻隔人近观的床一样的装置,半遮半掩的摄影,弧线形墙体露出图像一角,似真非真像图片又像雕塑的黄瓜……在功能和意义上都开拓出新的形式架构,进而达到深度交流的可能。

埃拉德·拉斯里摄影的标志性创新主要表现在:1.照片和背景相框同一种颜色,带来一种”溢出”的真实的视觉体验;2.图像和实物的混搭,模糊了二维和三维的界限;3.泛图像手段的运用,将摄影和电影、绘画、雕塑、装置进行并置,交互作用,贡献了后图像时代框架式的创作方法。

4.沃尔夫冈·提尔曼斯——重新定义摄影的人

沃尔夫冈·提尔曼斯(WolfgangTillmans)

沃尔夫冈·提尔曼斯(WolfgangTillmans,1968—),一个重新定义了摄影的人,二十年来最具影响力的摄影艺术家,该拍什么、如何展示在他这里获得了一个全新的世界。他的作品题材广泛,或日常或抽象,视觉奇特而又极具亲和力。2000年获最负盛名的艺术大奖特纳奖。作品在世界各国重要艺术博物馆、美术馆举办过多次展览并被收藏。

提尔曼斯的作品对摄影和艺术的极限提出挑战。“我的作品让社会思考什么东西是可以被接受的。别人认为可怕的东西,在我看来可能是美的。”他从不装裱自己的照片,而是直接贴在墙上。“我从来不用艺术界的那些常规手段来抬高自己的作品。”

当看到皱巴巴的体恤被十八世纪精美的油画所包围,你才能理解什么是当代及当代摄影。在一个图像泛滥的时代粗糙的个人影像比比皆是,问题是要能发现普通事物无价值的价值和抽象性。从生活现场到图像到艺术现场,当今世界最重要的摄影家无不注重摄影的相关展示乃至整个流程。

5.南·戈尔丁——私人纪实摄影鼻祖

南·戈尔丁(Nan Goldin)

南·戈尔丁(Nan Goldin,1953— ),美国摄影家,“私人纪实摄影”鼻祖,早期作品带有强烈的自传性质。1984年,她被男友殴打,于是自拍了著名的鼻青眼肿的照片。她还与吸毒者、同性恋等社会边缘人一起生活,忠实记录他们的生存状态及“自我的历史”。这就是著名的影集《性依赖的叙事曲》,最初以配乐幻灯片形式在美国各大美术馆展出,1986年出版。

和其早期引起巨大反响的《性依赖的叙事曲》不同,南·戈尔丁新作《Eden and After》则收入1977—2013 年拍摄的300 多幅儿童题材彩色摄影。“相较以往,这组作品有了很多转变……他们身上散发着野性而神秘的色彩,彷佛来自另一个星球。他们知道和看到的东西,我们不知道。”

6.森山大道——孤独狂野大师

摄影家 森山大道

森山大道(1948—),当代日本具有世界影响力的摄影大师。1968年,森山大道发表了惊世处女作《日本剧场写真帖》,由寺山修司撰文,所拍剧场即寺山实验剧场。巡回演出剧团,浪曲演唱者,夜街上的同性恋,脱衣舞者,失明的乞丐……这部影集奠定了森山狂野、惊艳的个性风格,有别于木村伊兵卫、土门拳的人文纪实及东松照明的主观纪实,让森山大道崭露峥嵘。

1960-70年代,森山大道沉迷于摄影的起源与本质,创作了大量狂野而叛逆的经典,如《蜉蝣》、《啊!荒野》、《摄影啊再见》、《远野物语》、《北海道》等。80年代,“他从感光/光照的拜物教主义中觉醒”,回归到日常的《光与影》(1982年)。经过90年代《Hysteric》三部曲的创作,奠定了延续至今的黑白-彩色摄影。2012年森山大道与大师之师威廉•克莱因在泰特现代美术馆举行联合回顾展,更获颁国际摄影中心(ICP)终身成就奖。

森山大道也是散文高手,就他的阅历,他的文笔,真可谓炉火纯青。“人生与年龄等条件无关,考验一直都很严苛,我们终此一生都得迎接最后的大限之日,无法回头,因此当下根本无需介意年龄,只要努力、任性地活着就好,生命的滋味就在于此。我早在许久之前就已破釜沉舟,每天为了应付生活上接踵而来的挑战而活。”(《迈向另一个国度》)

7.薇薇安娜·萨森——备受世界瞩目的女摄影师

薇薇安娜·萨森(VivianeSassen,1972—),荷兰新锐女摄影家,因其“与被拍摄者密切的联系,同时不乏冷静的观察”获荷兰罗马大奖(Prix de Rome)。她的作品色彩强烈,光影迷人,几何构图鲜明,最显著的特征是“色彩中的迷藏”,强烈的明暗对比,通过把人物藏在树枝、草丛、衣裳等东西背后,重塑记忆和梦境。

薇薇安娜·萨森也是一位杰出的时尚摄影师,为诸多时装品牌拍摄宣传照,Diesel、So、Miu Miu等等。和拍艺术照片一样,她也会把模特的衣服藏起来。

8.山本昌男——虚与空,灵性大师

摄影家 山本昌男

山本昌男(1957—),具有国际影响的日本摄影家。他的照片尺寸极小,构图空灵,以小见大,而且模糊了摄影和绘画的界限。通常他会把照片做旧做暗(甚至看不清楚),故意撕开照片,在照片上画画……作品富有极深的禅意和东方哲学的神髓。他的摄影如同俳句,谈到这一点他说:“俳句乍一看好像只是用五、七、五这种语言的规律来记录已经发生的现象和事件,但是利用看似简单的助词、语助词来进行排列,不同季节的用语都有微妙的搭配,不仅仅只表达字面意思,还可以表达出立体生动的形象。俳句运用简洁的表达方法却让我们感受到了世界的辽阔无垠,这点我觉得非常厉害。摄影作为我自己的表达方式,不同于绘画,它没有素材,咔嚓一下就捕捉一个画面,加上我用的是黑白,颜色也少。即便是在当代艺术当中,摄影也是属于创作元素和技巧比较简洁的一个门类。这是我的黑白照片和俳句的共通之处。”

9.斯蒂夫·麦凯瑞——马格南彩色摄影大师

斯蒂夫·麦凯瑞(SteveMcCurry)

斯蒂夫·麦凯瑞(SteveMcCurry,1950— ),美国摄影家,1986年加入玛格南图片社。曾以“阿富汗女孩”(Afghan Girl)闻名世界,系列照片获得“罗伯特·卡帕最佳摄影金奖。他经常奔走于世界各地,也曾为《国家地理》拍摄过西藏专题。

和布列松一样,斯蒂夫·麦凯瑞也是真正严苛的大师。“以往,我每个拍摄都要用掉800到1000个胶卷,其中只有20到25张真正被使用。”他的照片总是展现故事即将发生的那一刻,有着异常独到的光影效果和色彩表现。“对我来说,一份作品最重要的特质在于独立性,只需一张照片,便能带给你一个故事。”

10.斯蒂芬·肖尔——新空间彩色摄影大师

他6岁玩相机,14岁把3张照片卖给了纽约现代艺术博物馆,17岁成为安迪•沃霍尔的专用摄影师,23岁成为在纽约大都会艺术博物馆举办个展的首个在世艺术家,35岁做了哈德逊巴德学院摄影系主任……他就是斯蒂芬•肖尔(Stephen Shore,1947—),新彩色摄影大师,以其专注色彩和空间本质的摄影影响了几代摄影家。

斯蒂芬•肖尔照片中空荡荡的感觉,仿佛代表了空洞而诗意的现代。他既受惠于保罗•希涅克、莫奈等人的绘画,也从十七世纪克劳德•洛兰的风景画里寻找激发内容的形式。作为摄影家兼理论家,他不谈构图,始终致力于探索视觉的结构。“画家是从空白画布开始作画,摄影师则是从混乱的世界中做出决断。”

巴特说得好,有些照片太吵了。这个时代,尤其是彩色照片,喧哗,热闹,总想表达趣味、意义、思想、情感……很少能像斯蒂芬•肖尔这样拍出“空无一物”的彩照。物质层面、描述层面、心理层面、心理模型……已于国内出版的著作《照片的本质》看似说的都是极其精炼的废话,但这正是照片的本质:世界无物存在;唯有沉默。

免责声明:本站所有资源均来自网络,仅供学习交流使用!

转载注明出处:https://www.genghao.net/sjzz/128978.html